顶点文学 > 达世奇文集 > 达世奇论艺术六

达世奇论艺术六

推荐阅读:风起龙城弃宇宙夜的命名术剑来渡劫之王第九特区天下第九三寸人间大符篆师飞剑问道

顶点文学 www.dingdianwx.com,最快更新达世奇文集最新章节!

    a 引言

    桌上放着三本书:黑格尔著,朱光潜翻译的美学;丹纳著,傅雷翻译的艺术哲学;阿恩海姆著,腾守尧翻译的艺术与视知觉。

    在网上流览了一些艺术评论的文章,我恍然大悟。黑格尔和丹纳,一个死于1831年,另一个死于1893年,他们的美学理论等同他们所处的艺术时代,只能统统归属于古典主义。而中国的艺术理论家,几乎都是他们的弟子。从民众一致认同的写实美学观中可以判断,中国的艺术评论界严重的与当代艺术家脱节,是大众美感趣味没有提高的直接原因。而艺术家自己则轻视理论,认为艺术评论与自己无关,只是有时拿来故弄玄虚地做吹捧之用。

    在微博里有一条消息,一个美国的评论家要与三个中国艺术家对话,他说:“这些文章当中我想提出的是一种不同的思维方式,通过感觉和社会感来理解艺术为什么对延续文化来说是必不可少的。”这是一句空话,等于拍拍某画家的肩说:“应该继续画!”而无论哪个民族的画家,都已经连续画了几千年,不需要这句废话。人类在朦昧阶段有了黑格尔,但现在人类已经成熟。

    阿恩海姆在1951年写成了艺术与视知觉,剖析了现代艺术来自于传统写实艺术的科学过渡。说到印象主义时,绘画本身对客观现实的突破,三维空间被压缩为平面,形体透视的假定性,艺术家渐渐从严格的客观外在的视觉束缚中逃脱,从形到色,导致了颜色的革命。一个人在绿丛中,脸上要抹几笔绿色。而绿丛的阴影里,又加了几笔橙色,这是光学研究中环境色的影响。

    虽然阿恩海姆说到这里已够让人佩服的了,但他毕竟不是一个艺术家。我非常理解在巴比松画派之后,艺术家们对野外明亮的阳光和绚丽的景色束手无策,对调色板上脏兮兮的颜色不满和痛苦。他们发现了另一种真实,只有用更接近原色的鲜亮组合,各种颜色并置,才能表达这种阳光下的真实。他们成功了,并不是因为有了他们的晚辈阿恩海姆,反而是他们所追求的过程比阿恩海姆的理论分析更加深刻。如果阿恩海姆真想探个究竟,也必须要在太阳底下画上几年。

    印象主义不仅是由古典转入现代的视觉革命,更重要的,是引发了一场标新立异,反传统的美学观。艺术家们寻找和挖掘新的视觉爆发点,引领观众的审美更新。几十年来的大众美学教育,改变了西方几代人的视觉趣味,求新成了大众的观念,并涉及到各个时尚行业。

    我女儿读11年级的时候,相当于中国的高二,美术课以理论为主。谈谈某幅画的历史背景,画家的经历,时代对画家的影响,当时观众的感受,学生自己的感受,画家用了什么手法,哪些因素是吸取前人的,有哪些技巧风格是独创,表现了时代的哪些方面,画中美学元素如何构成,创新部份对美术史的影响等等,完全达到中国美术学院艺术理论专科的程度。记得有一次在实践时老师这样安排,把一大堆从报纸上剪下来的黑白照片发给同学,要他们再把照片中的人像剪碎,学毕加索的立体主义风格重新组合,回家后还要按重组的照片创作一幅新的立体主义画面。我当然要兴致勃勃的插手,可是画完后女儿提意见了:“太清楚了”“应该是模模糊糊的”一个中学生,艺术的初学者教会了有近半个世纪画龄的我怎样观察。

    美的新发现是可以引导和教育的,欣赏自然写实美如同孩童识物,又像整整一部世界美术史的前期,是视觉美的初级阶段。20年前我在澳洲卖的都是写实绘画,而现在几乎全是抽象。不管男女老幼,哪个民族,都是打心底里的喜欢,而且眼光独到。这就是有赖于艺术教育的普及,理论落实到每一个作品的学习。中国的黑格尔弟子,艺术理论停留在古典美学形而上的空谈,或者是文学家把艺术评论当诗体散文来写,含意虚幻,词语跳跃,是以艺术品衍生的另一个文字艺术创作,难免中国艺术家认为那是另一个行业,与自己无关。这也难怪,因为西方也有这类理论家,泛谈艺术的社会功能和心理感受,不把艺术家的作品当成视觉科学来分析,不总结艺术质量的标准,不告诉艺术家如何能创作世界艺术史的塔尖之作。当然,我很同情这个行业,老一代有古典美学的底子,新一代面临就业的难题,后继无人。点击新浪微博,有许多中国艺术家的散兵游勇,三言两语地孜孜追求着新兴艺术观,可喜可贺。点击新浪博客,会出现大量中国字画网页的长篇,偶尔有当今最热门现代画家的博客,却是三缄其口,怕言多必失。中国最成功的现代艺术家,只能凭感受出发,用真诚作画,脚底并无理论的支撑,他们的成功,是在社会变革洪流中机缘巧合地打中了他们下意识的感受,创作了他们也没有清晰理解的时代画卷。

    李安拍了个卧虎藏龙,得了奥斯卡奖。张艺谋以为评委正在刮中国武打风,拍了英雄,和十面埋伏,在奥斯卡惨遭滑铁卢。李安又拍了个断背山,又得奥斯卡奖,这次张艺谋傻眼了,难道奥斯卡的评委都转向同性恋了?拜托哪位中国称职评论家,别只顾自己去谈空洞的理论,好好在电影的视觉艺术和文学性上教教张艺谋,把两位导演的作品细细剖析一遍,别把没搞清楚的问题都怪到东西方文化差异上去。

    中国是一个经验艺术占主导的国家,特别是入美术学院的投考方式,写实能力仍然是衡量学生水平的标准。西方现代艺术的一些名作,并不全是专业艺术家所为。有些作家,医生等等从事其他职业的人,他们在从事专业之前已有了系统的现代艺术学习,后来才兼职搞创作的。

    美术,绘画是过去的提法。现代主义以后,艺术的表现手法多种多样,西方教育界普遍将名称定为“视觉艺术”它囊括了所有可使用的艺术手段和材料,是延续将艺术家同时视为科学家的角色。艺术家发明了一种新的视觉效果,通过对观众的引导和启发,获得观众的心理共鸣和赞赏,因此艺术家是视神经和视心理的科学家,挖掘出人类潜在的视觉美感,是视觉美的发明家。

    艺术质量的标准除了表现时代(参考上期文:“表现时代的艺术”),还有个人风格和创新技术。本来二者是同一个问题,因为西方艺术史的两个时代经纬分明,印象主义之前是经验艺术,技术一脉相承,只有个人风格,不存在创新技术一说。印象主义之后是观念艺术,创新技术成了关键所在,创新成功,个人风格必在其中。

    b 个人风格

    古典主义,浪漫主义,现实主义的绘画,在技巧上一脉相承,主要是严格准确地表现客观物体的外貌特征。说他们是科学家一点不过,荷兰画家伦布朗画他妻子的裸体,现代的科学研究可以从画中看到乳腺癌,严格精准的工作态度是超乎现代人想象的。我在出国之前,曾亲眼目睹陈逸飞画人像,手里握着该人像的照片,看似写实,其实还是从画家的概念出发,凭照片提供有限的客观资料来画人像。现在的条件不可能让画家用几年时间画一幅画,更不可能让人物的对象乖乖做几年的模特儿,让艺术家细心观察,就好象蒙娜丽莎,更不用说请个乐队来逗她开心了。

    既然大家技术目标一至,画什么成了体现艺术家个人风格的关键,从文艺复兴时期的宗教故事和贵族王室人物,到古典主义,浪漫主义和现实主义,大师辈出,都是以题材内容更新作为区分的。就是同类的画家,由于生长环境和生活经历的不同,所选的题材也会不同。现实主义画家库尔贝是法国共产党员,气势豪迈而张扬,他画他所见,题材来自他周围的现实社会。米勒也是现实主义的画家,从他的创作中一望而知,他一定出生于一个农民的家庭,而且性格普实憨厚。只要艺术家诚实面对自己的经历,从中挖掘的题材一定能显示区别于他人的独特风格,我相信文学创作更应该如此。

    同样是写实,也有个人的性格迥异,经历不同,写实的能力大小,画出有别于他人的风格。条条道路通罗马,写实的目标一至,但技术工艺程序各有不同,在达到写实顶峰的状态时,艺术家之间应该显露的区别更少,因为虽然道不同,但目的地罗马只有一个。特别是印象主义之前,绘画的表面平滑而单薄,表现技巧虽有差别,但最终效果都很近似。

    中国50,60年代的美术教育深受前苏联的影响,列宾和苏里科夫仍然令上一代人念念不忘。苏联在学习了西欧写实主义技巧之后,又吸取了印象主义的色彩,在斯大林时代的政治理念影响下,形成了特有的社会主义现实主义的绘画,在写实技巧上体现了俄罗斯的笨拙和厚实。苏联专家马克西莫夫来中国开班授徒,成为当时的中国美术界集体记忆。在受徐悲鸿和前苏联的写实技巧的影响下,中国画家沉迷于外部造型的准确,色彩的客观再现,能更进一步的提高写实能力,成为所有画家一至的追求目标。由于中国的政治性文艺政策的限制,题材由不得画家自己来决定,所以直到文革结束,中国画家的个人风格都是微不足道的。

    改革开放以后,受西方现代主义的影响,中国画家在画什么的问题上有了自主权,加上技术的改变,个人风格才有了充分的体现。但是,世界美术史早在一百年前就翻过了重要的一页,那就是浪漫主义和现实主义,中国的画家再去热衷于这些传统画法,只能作为基础学习。要想与过去告别,进入现代,只有在学习传统的基础上研究技术创新,挤身观念艺术的行列,其作品才有条件成为世界美术史崭新的一页。

    c 创新技术

    创新技术是对观念艺术而言的,它分两个层次,一是构思,想要创作什么内容,这与经验艺术一样。二是如何去体现这个构思,这与经验艺术不同。技术创新,可以将前人的技巧放大,推至前所未有的高度;也可以将几种前人的技术混和,或者发明新的技术,目的就是创造新的视觉效果。

    观念艺术除了绘画,还有雕塑,摄影,装置艺术,大地环境艺术,行为艺术等等。在绘画领域,技术创新也有两个方面,一是经验艺术的传统用笔的画法,但却创造不同于前人的视觉效果。二是不用传统笔法,而是不拘一格,不择手段,如剪贴,喷漆,挥洒,浇灌,套印,反擦,刮刀,厚堆等等,只要手段不同,出现的视觉效果一定不同。中国当代的艺术家多为前者,因为他们是从经验艺术的教育中培养起来的。

    20世纪后期的英国人体画派是属于前者,代表人物有佛罗伊德和简妮赛尔维。在印象主义之后,传统写实绘画改变了面目,雷诺阿,莫奈的人物色彩和笔法被广泛使用和发展。有称英国人物画派是表现主义的,但从追求严谨的造型和用色的并置看,应该更接近印象主义,只是美感趣味与表现主义的力度相近,印象主义却更加甜美柔和。这种绘画的造型准确,结实和重量感,几乎替代了古典技法,成为新的写实传统,被前苏联和中国视为写实技术正宗。在表现空间和构图上,佛罗伊德和赛尔维运用了现代的抽象布局。佛罗伊德的女画家被裁去一半,男裸体模特成画面中心,色调如古典般稳重。这样不匀称安排,是利用深浅色块和几个长方形的重叠排列来平衡的。沙发,墙和地的方块大小错置,男裸四肢对深色沙发的切割,起到了如马蒂斯装饰画色块排列的对立对比,呼应平衡的效果。同样,赛尔维利用了外框的切割,将画面胖女裸体的大小不同体积和空间做了自然而又巧妙的安排,块形在对比中求和谐。这两幅画的美学观在古典尽求人物完整完美中是不可能出现的。

    中国的幽默写实主义,成功创造了传统用笔画法的新视觉,也属于第一种。

    中国在跨入现代社会之前,有大批的连环画的画家和读者,题材来自古今中外,品种多样,幽默卡通的风格被广泛使用,现代流行的幽默写实主义根源于此。要从小幅连环式漫画过渡到大幅独立创作,技术上的创新是必须的。

    岳敏君的天鹅归来用了招牌式中国的漫画笑脸,迎接空中飞来的天鹅。在表现平光空间上是成功的,画面减少中间层次,使色块对比加强日光照射,吸取超现实主义和象征主义的构图,用相同的人物重叠,造成不同空间。右面的长串人物的布局,与左边空中天鹅分布形成中国式的直排列和横排列的对比,紧凑和松弛。蓝色天空的被白色割裂的大小留空,都在篮白重复反差中得到平衡。幽默写实主义不但表现了当今的时代,而且在视觉效果上前所未有,他们用传统画笔描绘,造型夸张幽默,是中国特色的视觉创新技术,为世界美术史栽种一株别致的奇花异草,值得可喜可贺。

    曾梵志的创作有两种视觉,一种有如版画,造型清晰死板,犹如套色木刻,风格近似德国表现主义。另一种造型模糊,似乎是从表现主义后期转入抽象表现主义,许多作品随意如习作。把他列入幽默写实主义是因为有些画的人物造型幼稚,神情呆滞木讷,或者紧张暴力,异化人性,他借用中国早期连环画的僵硬人物造型,结合表现主义涂鸦式绘画而发挥创造了中西结合的新视觉,但也基本用笔画成。

    方力钧的画以人物型象取胜,看似打哈欠,但痴愚而痛苦的表情,突出了中国乡村草民形象特征,是中国漫画式幽默,表情狂热燥动又寓以无奈的平静,构图色彩的布局脱离了连环漫画的小气,手法与岳敏君的天鹅近似。宋克西的夸大的玩偶用传统写实手法,有东北男子普实沉着,乡土而略见厚重之大气。背景是中国年画式平面空间,玩偶横身悬空,与马荒谬结合,也在超现实和象征主义之间。因为画面中的玩偶形象具有中国北方的本土化,有风俗画之感,画家虽是用笔画,但也创造了中西结合的新视觉。

    我创作了一组人体作品,从素描速写的感觉中发展,着重加强速写的任意性,表现女人体在动感中透着含蓄的生命力。画面混浊而自然,加强深不可测的空间感。我用了多种技术,是现代绘画技术创新的第二种,有喷洒,浇灌,描绘和流动,重复多次。这种新技术的研发,有许多是在意外和偶然中获得经验,再进一步完善工艺流程的。它们的创作,与国画写意大泼墨有异曲同工之妙,有巧夺天工无可重复的飞来神韵,但并非如中国画的程式技术大家共用,我的是只此一家,因此是开拓性的新视觉。

    在世界美术史中,女人体是永恒的题材,从古典唯美主义到现实主义,都是被欣赏的卖点。直到现代艺术中女权主义的诞生,表现女性的生命体替代被观赏的女人的性体,女人体艺术品才跨入后现代而具有更高的境界和定位。英国人体画派是个例子,读者把胖女人和我的人体速写,与中国艺术家热衷追求的裸体美女画作个比较,再看网上的裸女照片,就可以明白什么是真正的女权主义,什么是供男人观赏的玩物。

    光效应艺术在上世纪60年代诞生于美国和欧洲,是典型的新视觉的发明,也是阿恩海姆艺术与视知觉的艺术实践。勃瑞奇芮利的作品,用规则波浪曲线创作了有动感的视觉,这是技术的发明同时又开创了时代,在世界艺术史中留名当之无愧。

    赵无极是巴黎画派的成员,他的抽象画用多种手段,浇灌,渲染,挥洒,用粗糙干笔和刀或特制用具反刮,干蹭等等,虽然他认为没有追求中国因素,但耳闻目染,在抽象表现主义中的中国画山石泼墨写意效果是显而易见的。在现代艺术史中体现东西方的融合,他是世界第一人,毕竟身体里流淌的是中国人的血液。

    用非传统画笔技巧的例子很多,波普艺术的材料粘贴,战后欧洲绘画,后绘画性抽象和抽象表现主义等等,许多都在地上完成,因为篇幅有限,不能一一例举。

    中国的经验艺术绘画我不做介绍,传统风景人体国画西画,甚至去世大师和在世热炒的名人,既没有表现时代,又无技巧创新,最多是没玩没了对西方新古典主义和传统国画大师的模仿,而又永远达不到他们境界,只可作为基础练习和市场的商业的需要。

    行为艺术已演变成民众表达政见的一种方式,它具有最突出的观念先行的特点,对开拓创新思路有启发性的帮助。因为脱离了凝固视觉的泛筹,与表演艺术靠近,只能以录影记载,艺术史会留下最初开创者的作品,我不做详述。

    大地环境艺术作为一种创新形式已被艺术史记载,我不主张中国艺术家再造,因为对环境有不利的影响。再者,抽象艺术达不到普及,是不可能有高质量的大型环境艺术制作。看看李安少年派新片,令人震撼的視觉效果,如果不能打动大多数中国观众,说明人们对抽象艺术的认同还相距甚远。

    装置艺术近几年在中国流行起来,我在上海有机会看了几次,构思意图没有问题,表现不够理想。装置艺术事实上是巨型雕塑,作品的环境,灯光,色彩和主体都很重要,要有画巨幅绘画的眼光,又要有精致的工艺来表现。就象一个室内或园林的设计师,但要用更高的艺术境界来掌握节奏,平衡,对比和冲突等等的元素。在表现主体的氛围上要抓住主调,是冲击力的还是梦幻式的,是乡村土气的还是古朴怀旧的。观念艺术的表现不是简单的为构思“打工”每一个新的构思都要用一种新的手段来表现,是对艺术家是否有大制作眼光的考验,这就是为什么第二个层次的观念先行,比第一层次的构思更难的原因。

    在网上看见一个装置艺术作品,用大量的白瓷碗堆叠在一起,意在表现工业社会看似兴隆庞大,实际上脆弱易碎。构思不错,但是令人直接连想是某家大饭店生意太好了,瓷碗一大堆来不及洗。要么是一个卖瓷碗的货仓,进货太多滞销。用材料表现一个主题,要避开材料属性的常规用途,制造错位联想,用科技手段造型,令人出奇不意。当然,装置艺术是赔钱的买卖,场地的选择非常重要,这是硬件,等于是准备画一幅大画所必须要有的大画布,如果条件不够,作品难以成功。

    在网上有另一组作品,是艺术家在半裸女性的雕塑上画中国的传统工笔,帝王将相,才子佳人,亭台楼阁,花鸟鱼虫。意在表现中国传统文化千百年来对女性的缠绕,又令人连想今天流行的人体彩绘,以艺术为名,用女人身体做商业卖点为实。构思很好,但是作者一再做出类似的作品,又不成系列,没有复制别人,却有复制自己之嫌,好象成了景泰兰商品。如果是写意的激情挥洒,其作品不至重复,而用理性的工笔画法加上相似的雕塑就要小心,会变成工艺美术的商业制作。

    艺术家有个死穴,传统写实功底深的,往往画不好抽象艺术,因为写实能力须长年的努力,好不容易练成,就被经验艺术套牢,有的是不舍放弃,有的是排斥,成为强势经验主义。反之,抽象艺术搞得好的,无耐心定下神来,花几年甚至十几年时间磨练写实能力,在观念上有时羡慕,有时排斥。要想两者兼得,需要有广阔的胸怀,既有耐力苦练,又能不断否定自己,大胆做新的技术偿试。

    写实技巧作为绘画基础训练是比不可少的,如果把照相写实主义评为写实的一百分,那么任何成年人都天生有几分的写实能力。通过学习写实,掌控形的能力越强,表现创作的主题的领域就越广。但是许多现代艺术创作并不需要高超的写实能力,如何运用已有的写实技巧恰到好处地表现创作主题,是艺术创作成功的关键。把写实细节当作创作主题的照相写实主义绘画已经过时,摄影和印刷技术的发展已经可以替代手画。但是无论到了什么时代,任何技巧都是为了展示创作观念主题服务的。写实中的绘画性表现,包括不择手段的变形,概括,多视角和半抽象等等,是摄影技术不能与人的无穷尽想象匹敌的。抽象艺术是写实艺术的高度概括,它垮越了所有细节,直接抓住视觉的平衡,节奏等等元素,对观念艺术作品的完美制成非常重要。

    中国的现代艺术已经掘起,很多艺术家正在不惜努力,我孤陋寡闻,只能引用几个所见的例子谈谈自己的想法。我相信中国还有许多优秀的作品,在同时表现时代和技术创新上都出类拔萃,可以成为世界级的塔尖之作,它们须要时间浮出水面,让我们大家拭目以待。

    该文已在上海艺术家新一期发表,前期表现时代的艺术一文与达世奇论艺术(五)相同,已有几家网上刊登,均无征得上海艺术家杂志和我本人的许可,特此声明。

本站推荐:天下第九夜的命名术斗战狂潮剑来快穿女配:深吻男神100次次元论坛女总裁的贴身兵王灵武帝尊疯批王爷我罩了战破苍穹

达世奇文集所有内容均来自互联网,顶点文学只为原作者达世奇的小说进行宣传。欢迎各位书友支持达世奇并收藏达世奇文集最新章节